arnaud maïsetti | carnets

Accueil > CRITIQUES | THÉÂTRE > Kristoff / K.Roll | Par les lumières inouïes

Kristoff / K.Roll | Par les lumières inouïes

La Bohemia-Electronica… Nunca Duerme

jeudi 5 février 2015

La Bohemia-Electronica… Nunca Duerme,
spectacle de Kristoff - K.Roll,
Festival Reevox, Marseille 2015

C’est sous un immense cube blanc qu’on avance : et déjà nous sommes enveloppés. Ce dans quoi l’on entre n’est pas un espace, mais comme l’épaisseur sensible d’une expérience. Déjà le son l’habite pleinement, mais fragile, perplexe, latent. Deux acteurs — les deux auteurs : Kristoff et K.Roll — sont au centre du plateau, tirent l’un après l’autre un long fil invisible posé sur les cordes d’une guitare, et le son déchire lentement, doucement, le temps que l’on s’installe. Ce 31 janvier, à la Friche Belle de Mai de Marseille, le festival Reevox donne la parole à un spectacle qui se passera de mots. Ce sera une heure d’un spectacle sonore en forme de passage à travers les possibles de l’écoute et de l’inouï, des franchissements successifs de seuils d’intensités sonores. Le titre est tout un voyage déjà — et comme voyage : une invitation. La Bohemia Electronica… Nunca Duerme. Invitation sous forme d’interdiction : ne dors pas, ne dors jamais, le rêve que tisse ce spectacle le fera pour toi.

Écritures musicales et arts électroniques

Sous-titre du festival Reevox. Chacun de ces mots est une résistance à ce qui se présente, une tentative vaine de résoudre ce devant quoi l’on se tient. Écritures, musicales, arts, électroniques. Une énigme déjà, ou peut-être, la meilleure façon de passer outre : derrière les mots que la production contemporaine tente d’endosser — manière de chercher à se légitimer ? —, perce l’aveu, l’impossibilité de soumettre des formes irréductibles à l’assignation générique. Danse musicale, écriture vidéo, art audible et visuel, performance numérique et charnelle, et pourquoi pas théâtre, tant qu’on y est (puisqu’on y est) ? Théâtre sonore, c’est justement le sous-titre que se donne le spectacle (qui ajoute : forme pour plateau / forme pour cube blanc. Pour tout espace public intérieur). Saturation de termes pour qualifier une approche qui précisément fait l’assaut des frontières : où l’on voit décidément que le théâtre n’est pas une forme d’art, mais l’espace d’un dépôt (seul) capable d’accueillir des territoires inaliénables et inassignables qui trouvent là territoire où se lever, puisqu’ici est l’enjeu de la présence : d’être présent à ce qui est, et se fabrique.

Une heure durant, les deux acteurs évoluent autour d’une large table où sont disposés d’innombrables instruments, véritables ou — comme l’on dit d’une arme — par destination. Guitare, cuillères, et gobelets, iPad, et synthé. Silence bruyant : pas un mot ne sera prononcé. C’est le coup de force spectaculaire et jubilatoire de cette scène : théâtre sans parole, mais toujours bruissant de sons et d’éclats de musique. Parfois l’un des acteurs s’enregistre à son micro, à voix basse (on n’entend pas ce qu’il dit), et approche l’enregistreur du micro amplifié qui lance la voix saturée (on n’entend pas ce qui se dit). De part et d’autre : ce qu’on écoute excède notre possibilité de percevoir autre chose que du son qui s’échappe du sens qui voudrait habituellement, dans nos vies humaines, l’enclore.

Alors c’est une grande libération — l’apprentissage d’une écoute autre : la réappropriation de nos sens d’ordinaire normés, usés, accoutumés à reconnaître quand il s’agira là d’être bouleversé (c’est ici la beauté politique d’un tel spectacle, aussi : une conquête sensible contre les lois du monde) ; et on assiste à cette joie de l’affranchissement, sur scène et en nous. Les deux acteurs fabriquent en artisans toute la texture du spectacle : élégance du geste de celui qui lève en temps réel la matière vive de ce qui a lieu, autour de nous. Fabrique de nappes sonores, et davantage. Ce que construisent, avec leurs machines, ces acteurs, c’est le temps lui-même : une seconde après l’autre est produite par le son qui fait avancer chacune de ces secondes, comme une poussée sensible en nous. Ce que produisent ces musiciens sonores (y-a-t-il une musique qui ne soit pas celle du son ?), c’est l’espace quand ils tournent autour de l’espace agrandi par les sons qu’ils proposent et modèlent à mesure de leur marche (K.Roll vient tourner un vase devant nous pour altérer le son qui circule, joue à le faire basculer d’un endroit du lieu théâtral à un autre : et ce lieu devient le lieu du drame, le lieu du procès musical du temps et de l’espace). Autre exemple : Kristoff se saisit d’une perche (celle qui permet de capter un son) et se dirige à l’arrière scène, où une grande surface blanche reçoit l’image d’un film projeté en boucle : un fleuve au premier plan, et derrière, une ville (Beyrouth, peut-être). Qu’il tende sa perche vers la surface de l’eau, et l’on entendra les cris des nageurs ; qu’il l’abaisse vers le sol et l’on écoutera le bruit étouffé des profondeurs ; qu’il la soulève enfin vers le haut et les minarets, alors l’appel à la prière traversera la salle. Soudain, ce à quoi on assiste, c’est à un retournement : le son n’est pas enclos à la surface pure des choses mais fabriquée par celui qui vient l’arracher à l’image [1]

D’où la joie, d’enfance [2], du spectacle : tourner autour de la salle avec une épuisette comme on chasse les papillons. Mais plutôt que de chercher à enfermer les sons : les produire, les libérer. Un curieux récit se donne à lire, non dans sa progression linéaire et pauvrement dramatique, mais comme la trajectoire recommencée d’une chasse et d’une exploration — celle du spectre sonore. La Bohemia electronica paraît travailler frénétiquement à éprouver mille et une manières d’entendre, de percevoir, de recevoir le son, et de tous les endroits possibles (des amplificateurs sont déposés sous les spectateurs ; parfois le son semble courir de gradins en gradins à hauteurs d’épaule : et l’on se souvient (dans la nostalgie de ce que l’on n’a pas vécu) qu’à Rome, on déposait sous les gradins des amphores vides pour amplifier le son, le rejouer, le déplacer). Il y a des violences : parce qu’il ne saurait y avoir d’explorations sans parvenir à des limites, quelque chose comme un non-retour. Frotter un micro contre un mur comme on griffonnerait sur lui des paroles illisibles ; le perforer : tâcher de traverser ce mur du son et n’en obtenir que du fracas saturé de limaille.

Un spectacle sonore où le son habite l’image et les corps. Rien de plus muet qu’un visage aux lèvres remuées, mais inaudibles — muet, c’est-à-dire porteur d’une parole d’autant plus présente qu’elle est arrachée. Et quand ce visage est projeté, film en noir et blanc, sur la tête d’un ventilateur qui tourne, quelque chose d’un cauchemar se joue : on pense à Pasolini, et aux voix doublées, parlées dans la bouche d’acteurs qui ne les prononcent pas — à ces corps en déliaisons. On pense à ces visages dans les rêves pour lesquels on n’est plus capable de se souvenir des voix. On pense que l’image est fragile et qu’elle se dresse pour dessiner l’espace de sa fragilité. Jérémie Scheidler, qui a conçu la scénographie cinématographique de l’ensemble est crédité de l’écriture de l’image du spectacle, et l’on prend mesure de cette syntaxe. Une syntaxe de lumière — écriture de la lumière conçue par Jean-Gabriel Valot — parce que la lumière fabriquée par le son fabrique aussi le son qui l’entoure ou le cerne : et l’une renvoyant à l’autre, les hiérarchies ne tiennent plus dans un monde comme intérieur qui se redéfinit à chaque instant, par le son ou la lumière, les corps qui parcourent la surface de l’un ou de l’autre. Phrases d’images et de lumières syncopées, elliptiques — des visages ici, des flashs là qui font apparaître le corps nu et transitoire d’une femme (la plasticienne Enna Chaton), prenant en photo par flashs des instants arrêtés de son corps ; un rapt de l’espace par la lumière (au retour de la lumière, l’espace rendu à nos yeux, mais modifié, altéré, renouvelé) qui nous le fait voir et nous le dérobe. Des syntagmes nominaux en attente d’un verbe qui ne viendra pas, puisque la chair est là, avant elle, et qu’elle l’a avalé.

Quand le spectacle s’achève, strié par des saturations hurlées sur une guitare devenue électrique qui font écho — et quel écho — aux caresses sur ses cordes à l’ouverture, ce qui s’échoue à nos pieds est une heure concédée à la parole mais peuplées de puissances sensibles non pas infra-verbales, ou a-verbale, mais comme enveloppante du verbe. Là où le texte a cédé n’a pas été le lieu d’un saccage, mais la lente et digne élaboration d’un temps ménagé à la parole possible, celle qui pourra dire ce qui a eu lieu, celle qui se disait, durant le spectacle, ce qui avait lieu — dans le silence gardé en soi et porté devant soi comme affaissement du langage où le sens frayait libéré de ce qu’il y avait à dire. Où l’on comprend que le bruit n’est pas le contraire du silence, mais sa traversée ; où l’on a perçu dans quelle mesure la présence est une qualité de temps lorsqu’il est fait de lumière et d’espace : un temps levé dans la musique qui le rendait visible. L’inouï, Rimbaud nous l’avait appris, n’est que de la lumière quand elle devient présente et qu’on entend soudain ce qu’on pensait être incapable d’entendre, et que pousse sur nous un corps aux sens neufs, aux virtualités affranchies — une autre façon d’entendre, avec Rimbaud de nouveau, le mot Mouvement :

Le mouvement de lacet sur la berge des chutes du fleuve,
Le gouffre à l’étambot,
La célérité de la rampe,
L’énorme passade du courant

Mènent par les lumières inouïes

Et la nouveauté chimique

Les voyageurs entourés des trombes du val

Et du strom. [3]

La bohemia electrónica… nunca duerme | teaser from jscheidler on Vimeo.

SUR LE PLATEAU
Ecriture, composition musicale, concepteurs du projet : Kristoff K.Roll (Carole Rieussec et J-Kristoff Camps)
Performeuse, plasticienne : Enna Chaton
Vidéo, écriture de l’image : Jérémie Scheidler
Création lumière : Jean-Gabriel Valot

COLLABORATION SUR LA CRÉATION
Mise en jeu des personnages : Christophe Guétat
Script doctor dramaturgique : Julie Gilbert
Daniel Fayet : Scénographe

Co-production : Scène nationale de Vandoeuvre-lès Nancy, France ; ABC, centre de culture, La Chaux-de-Fonds, Suisse ; Le CentQuatre, France, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC LR ; de la Région Languedoc-Roussillon, avec l’aide du CNC-Dicréam, de la Spedidam et le soutien de la ville de Frontignan.

À VENIR
28 mars 2015 / Albi - Festival Les Journées électriques
Automne 2015 / Ivry - Théâtre Antoine Vitez


[1Le son était-il déjà là, ou est-ce l’homme qui le soulève en lui quand il s’approche ? Je pense à ce que dit Goethe de la couleur : qu’une robe rouge ne l’est pas en notre absence.

[2« Fanfare atroce où je ne trébuche point ! chevalet féerique ! Hourra pour l’œuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour la première fois ! Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. » Rimbaud

[3‘Mouvement’, dans Illuminations